— MuroTRON

Queer falafel – Del 9 al 11 de enero en Periferias Cimarronas

Una manifestación individual, un collage interseccional de visuales, música en vivo, cuerpo y texto.

Que te ofendas cuando decimos que eres blancx es pura fragilidad blanca.

No me digas que no eres racista, háblame cuando seas radicalmente antirracista.

Yo no inventé el sistema que estoy denunciando.

Yo no inventé la jerarquía piramidal que coloca tu identidad en lo más alto.

Tan pronto como te lo tomes como algo personal, tan rápido como hagas gaslighting y no

reconozcas que tu blanquitud está en un trono.

Lo pobre no te quita lo blanco, lo trans no te quita lo blanco.

En esta sesión, la blanquitud recibirá un Arabsplaining adecuada sobre la verdadera historia.

Desmontando el neoliberalismo y las rastas rubias.

Estarás incómodx.

Aprenderás con hechos, detalles, archivos y experiencias vividas.

Aprenderás cómo el hombre blanco impuso los binarismos capitalistas en el mundo.

Aprenderás que sin nuestras disidencias, fruto del colonialismo eurocéntrico,

no tendrás tus privilegios, fruto del colonialismo eurocéntrico.

PALESTINA LIBRE

Más información y entradas

Biografía

Queer Falafel

Un artista multidisciplinar del Líbano.

Denuncia la supremacía blanca desde una perspectiva decolonial y no binaria.

Los Papeles – 2018 cuenta la historia de una relación queer en Beirut y el injusto proceso de inmigración a la Europa “utópica” con pasaporte libanés.

PAREMEU – 2019, una obra de teatro documental corta, un retrato de su padre, que habla de su relación, la masculinidad, la homosexualidad y la guerra civil libanesa.

TECNÒCRATA – 2021 reflexiona sobre la imagen proyectada en las redes sociales, la fetichización de las identidades árabes feminizadas queer y el auto-orientalismo.

En 2022, junto a Mad Monkey, crearon BLAST, un dúo electroárabe. Sin género, libre, rudo y violento, con contenido queer/decolonial.

FALAFEL también actúa como personaje Jodegénero que recorre el mundo, apareciendo en lugares y colectivos politizados queer y migrantes/racializadas. Creando espacios y referencias para personas árabe queer.

Ficha artística

Autoría, dirección y performance: Queer Falafel

Visuales y diseño de sonido: Queer Falafel

Diseño de luces: Roc Lilith

Montaje: Xar Sid

Vestuario: Branqui4s

Video trailer: Queer Falafel

Operadora de cámara: Epi Copel

Fotografía: Gabriel Venzi

Read More

Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol – Del 23 de enero al 2 de febrero en el Antic Teatre

Danzas románticas es un sólo, creado e interpretado por Guillem Mont de Palol, con dirección, escenografía y vestuario de Jorge Dutor, en el que, juntas, metemos las manos en la convención de los ballets románticos para intentar sanar ciertas crueldades de las que aún somos herederos. Queremos cuestionar la manera en la que la idea del amor romántico reivindica la individualidad, la fatalidad, la idea de fragilidad e incluso el victimismo heroico que justifica comportamientos bestiales. Planteamos una revisión desde lo estético: el público es colocado persona a persona convirtiéndose en piezas de un impactante decorado en un espacio de juego. Un dispositivo escénico que es una escenografía orgánica que respira y que constela la tragedia de Giselle.

Más información y entradas.

Somos Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, creadores escénicos y performers. Trabajamos en las fronteras de diferentes disciplinas como la danza, la arquitectura, el teatro o la ópera y sus campos de influencia en lo político y lo social. Tenemos un compromiso muy fuerte con un lugar que para otros es de paso: Estar en el límite y no en el centro de las cosas es una posición ideológica. Nuestras prácticas escénicas cruzan lenguajes y desarrollan algo energético y empático: Utilizamos el humor, el absurdo, la repetición y la música para acercar las artes vivas a todos los públicos con la intención de que salgan haciendo la conga y que repitan lo que han visto luego en sus casas. Estamos juntos en esto desde 2009 colaborando con teatros, centros de arte y festivales de Europa y Latinoamérica.

Read More

Las Huecas y Marta Echaves – Del 16 al 18 de enero en la Fundació Brossa

Quina connexió existeix entre filosofia i teatre? Quines formes presenta el saber en l’oralitat? En aquesta conferència performativa i acompanyades per una tatuadora professional, Las Huecas ens conviden a reflexionar sobre l’amistat en l’era del capitalisme realista.
L’amistat en el si d’un col·lectiu artístic és el tema al qual Las Huecas han dedicat el seu darrer projecte, que es materialitza en tres formats: la conferència performativa Algo de amor, l’espectacle De l’amistat i una peça audiovisual de Sofia Esteve, Isa Luengo i Mar Zapata que actualment es troba en procés de creació. Tres propostes autoreferencials que, des de l’honestedat, ens parlen sobre un tema universal.

SINOPSI
Algo de amor és una performance.
Algo de amor és una representació teatral sobre l’amistat.
Algo de amor juga amb els límits de la teatralitat, amb els espais de visibilització de la paraula parlada, amb l’estatus de la conferenciant i amb les formes d’explicar a partir de l’oralitat.

Más información y entradas.

LAS HUECAS
El col·lectiu Las Huecas neix l’any 2016 amb la voluntat de dur a terme creacions escèniques des de la pràctica col·lectiva. Com a agrupació han transitat per diverses identitats: investigadores etnògrafes, banda de punk o dibuixants de fanzín, tot i que són bàsicament quatre actrius i una tècnica. Han actuat en l’espai públic, en solars alliberats, en teatres, en sales alternatives de concerts i en streamings d’Instagram. Per això és molt important per elles el diàleg entre els marcs de representació i les decisions performatives preses. En aquest sentit, treballen des del cos biogràfic que es vincula necessàriament amb el cos polític i, per tant, amb la seva condició de subjecte privilegiat per la tribuna de l’escena.
Web del col·lectiu

Read More

Elena Carvajal y Fran Martínez – Del 24 al 26 de enero en Teatro Ensalle

Todxs estamos interesadas en el futuro, porque es donde tú y yo vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y recordad, eventos futuros como este os afectarán en el futuro. Estás interesadx en lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable y por eso estás aquí.

Los incidentes, los lugares, no podemos mantener esto en secreto por más tiempo. Amigx, ¿puede tu corazón soportar los asombrosos hechos que están a punto de sucedernos?

*Realmente ahora no ya no es un dispositivo performativo y coreográfico basado en la lectura compartida de un guión. Se pedirá la amable colaboración de dos personas del público para leer con nosotrxs. En agradecimiento, serán agasajadas con un bocadillo.

Más información y entradas.

Ficha artística

Concepto y creación: Fran Martínez y Elena Carvajal en colaboración con los grupos de trabajo formados en diferentes lugares de residencia.
Acompañamiento: Carolina Campos
Espacio escénico: Laura Iturralde, Fran Martínez y Elena Carvajal
Iluminación: Laura Iturralde
Paisaje sonoro: Laura Llaneli
Diseño gráfico: Maïte Álvarez
Impresión: LIO (La Impremta Oberta) en Espai nyamnyam (Mieres, Girona)
Narradora: Sabine Lane
Apoyos: Embajada de España en Bélgica – Ventanilla abierta, Batârd Festival – Slow Colaboration (Bruselas) con una residencia en Wpzimmer (Antwerp), Le Delta (Namur), Kunstencentrum Buda (Kortrijk), Nau Estruch (Sabadell), La Poderosa (Barcelona), Espai nyamnyam (Mieres, Girona), La Caldera (Barcelona), Nononon Lab (Vigo)

Read More

Alberto Cortés – 17 y 18 de enero en el Teatro Central de Sevilla

Como dramaturgo, intérprete, inventor absoluto de artefactos escénicos y colaborador de creadoras y creadores andaluces, Alberto Cortés es un habitual de nuestra oferta por derecho propio.

En 2018, junto a Juan Luis Matilla, dejó su discreta tarjeta de presentación con Error; en 2019 Silvia Balvín acudió a él para que colaborase como dramaturgo en Hovering y en 2021 hizo lo propio en Mi madre muerta de Greta&Anna.

Posteriormente, en febrero 2021 y noviembre 2022 se puso a los mandos de sus propias creaciones e interpretaciones presentando El ardor One night at the golden bar, respectivamente. Sus personalísimos trazos artísticos van quedando dibujados así en la trayectoria artística del Central.

Llega ahora con una nueva propuesta en la que le acompañan un buen puñado de coproductores y colaboradores de primera: Festival TNT (Tarrasa), Centro Condeduque (Madrid), FITEI (Oporto), Azala Espacio de Creación (País Vasco), Graner (Cataluña), Goethe-Institut (Madrid), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Escena Patrimonio dentro de La Noche del Patrimonio, Programa de Residencias Artísticas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Ayuntamiento de La Rinconada.

Las expectativas despertadas antes de su estreno nos hacen preguntarle por la trama, ya sabemos… siempre en proceso, de esta nueva creación.

Esto es lo que nos cuenta: Al atardecer, después de que una pareja discuta fuertemente en la playa de Gulpiyuri, un fantasma romántico llamado Analphabet aparece sobre el mar a narrar su historia y cantar canciones a la pareja.

Analphabet es la invención de un mito: la de un espíritu romántico que se manifiesta a las parejas en los entornos naturales y que vive atrapado en la herida de la carne; su aparición pone de manifiesto el barranco al que llamamos “pareja de amantes” y los maltratos a los que nos sometemos dentro de esa estructura amatoria. Su historia personal abre la caja de las violencias intragénero y expone la necesidad de extremar también los cuidados en las relaciones maricas atravesadas por la herencia patriarcal.

Como espíritu atormentado bebe de la poesía del romanticismo alemán y sus paisajes (Goethe, Hölderlin o Novalis han acompañado esta escritura), pero también se sirve de la idiosincrasia andaluza y de la herida mortal de un amor en Euskadi.

Analphabet, aunque viene moribundo y herido sobre un caballo, trae consigo una esperanza: lo que puede hacer la poesía por la herida.

Más información y entradas.

Read More

La Chachi, “Lâs alegrías” – 17 de enero en Conde Duque 

En el flamenco todos los palos están asociados a un determinado compás y estructura rítmica, pero también a una emoción, una teatralidad, un estado vital. Las alegrías son un ejemplo de esquema fijo y repetitivo, cuya codificación para el baile además siempre implica la misma secuencia (salida, llamada, escobilla con zapateado, silencio, final por bulerías de Cádiz). El tono es siempre brillante, luminoso; la manera de bailar está basada en el compás ternario de la jota (presente en casi todas las danzas preindustriales de la Península Ibérica) pero más pausado, más pegado a la tierra. Al mar, mejor dicho, al mar de la Bahía de Cádiz. Se trata de un vaivén que alterna la seducción amorosa con las bombas bélicas: por eso encontramos tantas letras de la Guerra de Independencia. Según uno de los muchos mitos que circulan en el flamenco, esto es debido a la presencia de soldados navarros. De ahí las referencias al Ebro, la jota, la Virgen del Pilar.

En Lâs alegrías, La Chachi explora este compás festero alterando su estructura tradicional de baile para tablao a partir de acciones aleatorias. Este trabajo pertenece a una serie de piezas de investigación sobre los palos flamencos. Con Taranto Aleatorio, el primero de la serie, la bailaora desgranó el ritmo que le daba título, entendiendo que podía aplicar una misma fórmula de improvisación y experimentación extrapolable a todos los compases. Huyendo de un flamenco esencialista, La Chachi abre un espacio propio donde el cuerpo entra en otro estado, a través de una alteración física de la cadencia musical, la sonoridad del cante y el orden de cualquier narrativa convencional.

Así, su flamenco camp, muy próximo a la parodia y a la ironía, deconstruye toda esa tradición para demostrar que el flamenco no es algo inmutable: se trata de un lenguaje en permanente transformación. Estas Alegrías aleatorias beben de la sutileza de La Niña de los Peines, la improvisación del tirititrán del cantaor Ignacio Espeleta (1871–1938), las macetas de la Plaza de las Flores, la olla en la Caleta; el tarratán tarratán tarratán de Niña Pastori, el temple de La Perla y, por supuesto, también el plumas sin abrochar de Rosalía, otra motomami como La Chachi, malagueña y ravera.

Más información y entradas.

María del Mar Suárez, La Chachi, comienza en 2008 a distorsionar el flamenco y el gesto en la búsqueda de un lenguaje propio. En febrero de 2017 estrena su primer largo en solitario: La gramática de los mamíferos. En 2019 su segundo trabajo, La Espera,  forma parte de las Residencias de Investigación 2019 en los Teatros del Canal de Madrid.

En 2021 presenta Merdellona junto a Alberto Cortés como laboratorio de creación en Teatro Pradillo. Bajo la dirección de Fernando López y acompañada por Belén Maya presentan la pieza El Movimiento para Surge Madrid y El Último acto de fe para la programación 2021-22 del Teatro Central de Sevilla, capitaneada por Laura Morales.

Su tercera pieza, Los inescalables Alpes, buscando a Currito se estrena en el 39º Festival de Otoño de Madrid, recibiendo el  Premio Godot a “Mejor espectáculo de danza 2022”,  programado también en el Teatro Central de Sevilla.

Read More

Vicente Arlandis/Taller Placer – 15 de enero en La Mutant 

«Una Idea Inacabada» se presenta como un estudio coreográfico de antropología contemporánea, una performance diseñada para tres intérpretes y representada en una maqueta teatral a escala 1/20 realizada con materiales que tenemos a mano cotidianamente: una serie de productos de supermercado. La pieza busca explorar las formas en que trabajamos y producimos, el papel crucial del cuerpo y, más específicamente, de las manos, así como la importancia de la repetición, la optimización y la serialidad en estos procesos.

Los productos de un supermercado no son solo objetos de consumo; son depósitos cargados de significados, los nuevos ídolos de nuestra era. A través de ellos, el mercado narra una historia: la historia de nuestras vidas cotidianas, marcadas por un consumo rápido y empobrecido. Inspirados en la visión de la antropóloga británica Mary Douglas, abordamos estos objetos como un lenguaje en sí mismos. La sucesión de estos productos crea un discurso que, aunque visualmente legible, también apela a otros niveles de percepción y sentido. Este enfoque busca activar nuevos vínculos entre objetos y sujetos. Así, la coreografía se convierte en un ejercicio de indagación sobre quiénes somos, qué deseamos, cómo producimos y cómo nos relacionamos con nuestras propias creaciones.

Más información y entradas: https://www.lamutant.com/portfolio-item/idea-inacabada-arlandis/#tab-id-2.

Read More

Del 10 al 19 de enero en Burgos

Organizado por el Ayuntamiento de Burgos, la Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, el Festival Escena Abierta se ha consolidado, después de 25 ediciones, como un acontecimiento imprescindible para el público burgalés y los visitantes de otras localidades, quienes año tras año acuden fielmente a las representaciones agotando las entradas en buena parte de sus funciones.

Del 10 al 19 de enero de 2025, el XXVI Festival Escena Abierta de Burgos nos invitará a compartir una experiencia intelectual, sensorial y emocional de la mano de artistas comprometidos con procesos creativos y complejos de eminente actualidad. Estos creadores evitan ideas explícitas para ceder al espectador un amplio margen de participación e interpretación.

Durante esta edición, nos encontraremos con obras y acciones que nos invitarán a reflexionar sobre la percepción misma, presentadas de manera transversal y recurrente. La atención se centrará en formas no convencionales de narración y comunicación; también en el manejo de herramientas para cuestionar nuestra percepción de la realidad contemporánea.

En esta edición, el Conde de Torrefiel abrirá el festival con su más reciente creación, La luz del lago. La compañía Susanna Barranco nos llevará a reflexionar con V7: El arte de silenciar. Producciones Kepler sorprenderá con OLM3DØ 3000, mientras que ARAWAKE Teatro ofrecerá la obra Aquí duermen ciervos de Nieves Rodríguez Rodríguez, Elisa Forcano presentará su evocadora Zorra dorada y Nilo Gallego inundará el ambiente con los sonidos de sus Orelles voladores. Finalmente, Rocío Márquez & Bronquio clausurarán esta vigesimosexta edición con Tercer cielo, poniendo el broche de oro al festival.

Las entradas podrán adquirirse, a partir de las 18 horas del martes 17 de diciembre, a través del servicio de TeleEntradas de Fundación Caja de Burgos y en las taquillas habituales del Teatro Principal, la Casa de Cultura de Gamonal, Cultural Cordón y CAB.

Podrán adquirirse abonos con un 30% de descuento para los siete espectáculos programados en el Teatro Principal, Fórum Evolución Burgos, Cultural Cordón y Centro de Arte de caja de Burgos (CAB) en las mencionadas taquillas presenciales, hasta el viernes 10 de enero de 2025.

PROGRAMA

XXVI FESTIVAL ESCENA ABIERTA. BURGOS 2025

Enero de 2025

Viernes 10. 20:30 h. El Conde de Torrefiel: “La luz de un lago”. Teatro Principal. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Sábado 11, 19:30 h.  Domingo 12, 18:30 h.  Producciones Kepler: “Olme3DØ 3000”. Cultural Cordón. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Sábado 11, 21:30 h.  Domingo 12, 20:30 h.  Compañía Susanna Barranco: “V7: el arte de silenciar”. Fórum Evolución Burgos (Sala de Congresos). Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). Aforo limitado. Para mayores de 18 años.

Jueves 16 y viernes 17. 19:30 h. Arawake Teatro: “Aquí duermen ciervos”. Cultural Cordón. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). ESTRENO ABSOLUTO.

Viernes 17 y sábado 18. 21:30 h. Elisa Forcano: “Zorra dorada”. Fórum Evolución Burgos (Escenario del Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos) (acceso por C/ Burgense). Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). Aforo limitado. Para mayores de 18 años. Duración aproximada: 1 h. 30 min.

Sábado 18, 13:00 y 19:30 h.  Domingo 19, 13:00 h.  Nilo Gallego: “Orelles voladores. Solo de percusión”. Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB). Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). Aforo limitado.

Domingo 19. 19:30 h. Rocío Márquez & Bronquio: “Tercer cielo”. Teatro Principal. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Entradas: https://bacantix.com/Entradas/?id=TeleEntradasCB.

Read More

Teresa Sanz – 5, 6, 13 y 20 de diciembre en Nave 73

A partir de las historias de los pueblos abandonados por la construcción de embalses, Esta sensación de olvido construye un paisaje: Lo rural y lo urbano, lo antiguo y lo moderno, el pasado y el futuro entrelazado.

Encontramos un antiguo bar donde aún quedan las voces y objetos de quienes ya no están. La última habitante del pueblo ha convertido este lugar en una trinchera frente al olvido. Una inspectora llega para advertir sobre el peligro de permanecer aquí, pero se enreda con sus propias raíces y no puede salir. Aquí los vivos conviven con los muertos, y las historias, sueños y miedos del pasado toman presencia y voz.

Los personajes que conforman este espacio en peligro se debaten entre la memoria y el olvido y buscan qué hacer con lo que fue, lo que pudo ser y lo que ya no es. En Esta sensación de olvido se evocan las voces y objetos de quienes ya no están en  un escenario donde el público se distribuye a dos bandas.

Más información y entradas: https://nave73.es/esta-sensacion-de-olvido/.

Read More

Cía. Pla Roig – 20 de diciembre en el Centro Cívico El Coll – La Bruguera

“Oveja eléctrica” es una obra escénica de la Cía. Pla Roig, enmarcada dentro del universo de la película “Blade Runner”, un film basado en la novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” de Philip K. Dick. Mediante el recurso de la danza se reflexiona sobre la fricción entre los límites de lo humano y lo no humano. La obra rebusca en la cuestión de si existe una esencia humana o si en realidad se trata de una construcción simbólica que se proyecta para dar sentido a nuestra existencia. ¿Qué significa realmente vivir?

La Cía. Pla Roig es una compañía performática que a través de las herramientas que posee el arte dancístico aborda la tarea de indagar y reflexionar sobre capas profundas del propio ser humano y su relación con el tiempo y la sociedad, manteniendo la premisa de conservar y reafirmar la capacidad de imaginar. La danza se toma como el vehículo para generar roce entre la poética, la técnica y el contenido.

Más información y entradas: https://ccelcoll.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=12&a=586

Ficha artística:

Idea y creación: Sergio Pla

Interpretación: Iby

Diseño de iluminación: Lucas Tornero

Iluminación: Nahomi Itzel

Tap dance: Clara Martínez

Fotografía: Claudia Herrán

Producción: Cía. Pla Roig

Distribución: 20CERO3

Con el apoyo de Centro Cultural La Casa Elizalde, Centro Cívico El Coll – La Bruguera, Centro Cívico Drassanes, Institut Català de les Empreses Culturals i Generalitat de Catalunya.

Read More